El teatro musical como espectáculo
Ensayos de teatro musical español
Ignacio GarcíaSegún el Diccionario de la Real Academia, un espectáculo, además de una "función o diversión pública celebrada en un teatro o en cualquier otro edificio
", es una "cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u otros afectos más o menos vivos o nobles
". Los primeros espectáculos que producían este efecto de asombro o admiración provenían de la propia naturaleza a la que el hombre imita en ciertas experiencias artísticas. Tras el paso por rituales basados en la danza o la música, el primer teatro lírico como tal surge en la Grecia clásica, donde verbo, música, danza y artes visuales se suman ya para construir grandes espectáculos que produzcan en su público asombro y muevan su ánimo hacia una catarsis.
El origen de la ópera
La ópera surge como imitación del teatro griego que los compositores y libretistas de la Camerata Florentina emulan en la Italia de finales del siglo XVI. En su intento arqueológico y con intuitivos indicios musicológicos y teatrológicos, buscan el efecto emocional y moral del teatro griego y elaboran una nueva forma musical alejada de la moda de su época. Los madrigalistas y polifonistas utilizaban un complejo método compositivo que impedía la comprensión del texto, algo contrario a la línea monódica con un simple acompañamiento de la Grecia antigua que persiguen los inventores de la ópera. Temáticamente se inspiran en la mitología, en cuyas historias –Orfeo en su camino a los infiernos, Ulises y las sirenas– la música brota de un modo sobrenatural.
El tema órfico aparece en la obra fundacional del género, la Euridice con música de Jacopo Peri y libreto de Ottavio Rinuccini, en 1598, y se retoma en el Orfeo, fábula en música de Claudio Monteverdi con libreto de Alessandro Striggio el joven, en 1607. El canto de Orfeo, acompañado de su lira, da pie a una escritura instrumental de novedosa y rica orquestación, y a un sublime canto capaz de provocar afectos y conmover al espectador. La narración incluye danzas y, para crear un espectáculo total, anticipando la idea wagneriana, integra también pintura, escultura y arquitectura en la construcción escenográfica, y declamación en la actuación.
La noción de espectáculo es asumida por los propios compositores como una parte fundamental de la creación operística. El propio Monteverdi incluye en muchas de sus partituras largos pasajes explicativos sobre el montaje y los signos teatrales y el montaje: vestuario, movimiento, pronunciación, gestos e incluso relación espacial con el público. En la introducción a Il combattimento di Tandredi e Clorinda, publicado dentro del Libro ottavo di madrigali (1638), el compositor explica: Se hará en estilo representativo, se hará entrar de modo imprevisto a los personajes del lado donde se toca la música. […] Clorinda a pie armada, seguida de Tancredi armado sobre un caballo Mariano, y entonces el Texto comenzará el canto. Harán los pasos y gestos de la manera que expresa la oración, ni más ni menos, observando diligentemente los tempi, golpes y pasos.
El compositor es siempre generador de una futura y más compleja partitura escénica, pero también lo es el libretista. Sirvan como ejemplo estas prolijas didascalias de Calderón de la Barca, llenas de signos escenográficos, en La púrpura de la rosa, a la que pusieron música Hidalgo en su estreno y Torrejón y Velasco después:
Van saliendo, cada una con su verso; el Temor con una hacha, la Sospecha con un anteojo de larga vista, la Envidia con un áspid, el Rencor con un puñal, y todas de negro, con mascarillas [...] Sale Amor en lo alto. Vese un cielo con el sol que se esconde, y una estrella 1380 que sale a tiempo que van subiendo Adonis por una parte, y Venus por otra.
El dilema operístico entre la primacía de la palabra y la música
La pregunta que estuvo suspensa durante todo el siglo XVIII y que creó la agria polémica entre palabra y música —Prima la musica, poi le parole titula Salieri una de sus óperas breves— dio origen a diversas concepciones de la ópera y sigue sin una fácil respuesta. La acumulación de signos es propia del teatro lírico y su condición de espectáculo epatante. La definición ortodoxa de una ópera dice que es "obra teatral que se canta, total o parcialmente con acompañamiento de orquesta", pero probablemente los músicos, bailarines o escenógrafos tuvieron una visión distinta del género y de la primacía del valor dramático. Como dice Lessing en su Laocoonte, "tanto la pintura como la poesía emanan de una misma fuente: la belleza
", y así sucede en la ópera, donde la belleza y su capacidad de golpear al espectador surge de la suma de manifestaciones artísticas diversas.
Es evidente que la decisión de priorizar la música o la palabra tiene una íntima relación con la noción de espectáculo de cada período y las demandas del público. Cada época y cada estilo han tratado de cautivarlo con estrategias diferentes que no tenían solo que ver con la escritura musical o el tratamiento vocal sino con la historia narrada y el planteamiento de espectáculo que emanaba de la partitura. El dilema entre palabra y música es también el que se produce entre la continuidad de la narración y la pirotecnia vocal. En el origen de la ópera se busca el continuum narrativo y sonoro porque se cree que el relato es lo que cautiva, y así pensará Gluck en la formulación de su reforma, Mozart al enlazar números musicales, Wagner, el Verdi maduro con su concepto de nuevo drama, y casi toda la ópera del siglo XX. No es así en la ópera barroca o el bel canto italiano, donde el protagonismo vocal del castrato o la prima donna es el centro del espectáculo, una mera excusa para el lucimiento de aquellos.
En el plano sonoro los compositores inventan elementos espectaculares más allá del virtuosismo vocal. Los elementos tímbricos se convierten en impactos asombrosos: Mozart asigna el valor sobrenatural en Don Giovanni a tres imponentes trombones jamás usados en una ópera, y la locura de Lucia di Lammermoor suena en la fragilidad de una armónica de vidrio. El sonido se une a la imagen cuando se ven en escena las trompetas egipcias, inspiradas en pinturas egipcias, en la Aida de Verdi. Las bandas y coros internos, el sonido del infierno que viene del inframundo o el del cielo que surge de lo alto, como pide Gounod en su partitura del Faust, son parte de un espectáculo envolvente y fascinante. Hacia los mismos años, en la búsqueda costumbrista, los músicos españoles integrarán rondallas, dulzainas, guitarras como parte del paisaje regionalista en sus zarzuelas.
El equilibrio entre la narración, la imagen y el sonido ha evolucionado en formatos de ópera distintos. Nada tiene que ver la grand òpera francesa, la monumental ópera nacionalista del siglo XIX o la elefantiasis orquestal del inicio del siglo XX con el espectáculo íntimo que fue en su origen y que retoma, por ejemplo, Benjamin Britten en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Nada tiene que ver la épica de la zarzuela grande del XIX con la ironía del género chico. La visión del hombre, del mundo y del espectáculo cambia al pasar de la ópera neoclásica con pocos personajes y domésticos argumentos, a la eclosión romántica en toda Europa que adopta la renovación literaria y teatral, la épica por encima de la razón, e introduce la masa coral como representación de la ciudadanía y como elemento sorprendente para un nuevo público.
Incluso en una misma época y lugar la noción de espectáculo da lugar a paradojas como la que surge en el origen de la opera buffa en Nápoles en el siglo XVIII. Los intermezzi cómicos y su sentido del humor al parodiar los excesos de la ópera seria acaban atrapando a un público que se divierte con los nuevos tipos teatrales, como por ejemplo la serva padrona, la criada mandona. Es tal su éxito que triunfarán sobre las óperas serias a pesar de su aparataje escénico y su rico vestuario. Los sesudos libretos de Metastasio son la excusa para un público que espera con ansia el intermedio en el que encuentra la chispa y la ironía. Lo mismo sucede con las zarzuelas paródicas como La golfemia, del maestro Arnedo, sobre La bohème pucciniana.
La danza tuvo un gran valor desde las églogas líricas y los madrigales, y su presencia en el repertorio francés es incontestable y parte medular del espectáculo. No importa si son los menuet de Lully o los can-can de Offenbach pero debe haber siempre un lugar para ella. Incluso Verdi, en su concepción dramatúrgica de la ópera, debe introducir ballets en las versiones francesas de sus partituras para ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas de sus espectadores parisinos. En España, los fandangos y jácaras del XVII dan paso ya a pasodobles, habaneras, jotas y chotis.
La obra de arte total wagneriana o el nacimiento del espectáculo integral
Bajo el lema "la obra de arte del futuro" titula Wagner uno de sus escritos sobre el drama musical, en el que recalca que debe tender a la total implicación artística de las más diversas disciplinas. Así nace el concepto de la obra de arte total o gesamtkunstwerk que otorgará a la ópera la más alta distinción artística al ser el género de más profunda integración artística. Hoy consideramos natural esta integración, pero en tiempos de Wagner, acostumbrados al bel canto y su sistema de reciclaje de urgencia de libretos, música y decorados, y sus concesiones a los cantantes, la irrupción de este nuevo sistema supone una revolución copernicana: la visión integral del espectáculo condiciona el trabajo y el desarrollo de cada una de sus partes.
La obra de arte total debe ser una síntesis de todas las artes. Con esta suma pretende, como dice Arnold Hauser, "llevar al espectador a la borrachera de los sentidos basándose sobre todo en la poderosa envoltura orquestal, pero potenciada esta por el sentido del texto, de la interpretación y de todos los elementos de configuración visual del espectáculo". El drama lírico wagneriano combina de modo complejo las grandes pasiones y los valores nacionalistas, fundiendo en él lo literario y lo musical, lo sonoro y lo visual. Como dice el compositor, "el error en el género artístico de la ópera consiste en haber convertido un medio de expresión —la música— en fin, y el fin de la expresión —el drama— en medio". La música no debe ser centro absoluto de un espectáculo en el que los demás signos de expresión estén mutilados, sino uno más dentro de un complejo sistema.
A Wagner le debemos importantes novedades de la escenificación como el apagado de luces de la sala para concentrar la atención en el escenario, o la introducción del foso de orquesta que da un carácter casi sagrado a la representación. Esta experimentación la pudo desarrollar en su teatro de Bayreuth, diseñado por él y construido gracias al mecenazgo de Luis II de Baviera, donde estrenó con estas premisas su última ópera, Parsifal. Wagner es el padre del espectáculo contemporáneo, el inventor de la que podríamos llamar ya creación audiovisual. Sus ideas llegan a España de la mano del polifacético artista Rogelio de Egusquiza, pintor y grabador amigo de Wagner que introduce sus hallazgos en nuestro teatro y sienta las bases de la iluminación teatral y un nuevo concepto de espectáculo.
Las demás formas líricas han elaborado su propio criterio de obra de arte total según su singularidad artística y su público. La zarzuela aporta el elemento tradicional en la música y en la danza, los tipos populares y un contexto reconocible al espectador. El singspiel, la inmediatez del diálogo; la opereta añade al diálogo el elemento frívolo y lúdico en la música, a danza, el vestuario y la escenografía; la ballad-oper desnuda el escenario en un sentido brechtiano para que el espectáculo cumpla su misión social; y la comedia musical sirve al espectador un gran despliegue de medios cumpliendo su función de entretenimiento.
El siglo XX y lo que llevamos del XXI han sido un camino frenético de investigación en la dimensión espectacular del teatro lírico. Desde las apuestas corpóreas y lumínicas de Gordon Craig y Appia a la renovación de de Strehler, Visconti, Ronconi y Zeffirelli, cada momento ha ofrecido un nuevo concepto del montaje. El siglo XXI, de la mano de Lepage, Wilson, Carsen, Warlikowski y tantos otros, ha aportado imaginación y creatividad para seguir impactando con la ópera, muchas veces recurriendo a un repertorio mil veces revisitado pero inagotable.
Como afirma José Luis Alonso, la batalla entre la música y la palabra es tan antigua como la misma ópera, pero es una batalla en la que no debieran existir vencedores ni vencidos. Del entendimiento del director de la orquesta y del de la puesta en escena depende que se encuentre
.
Bibliografía
- VV.AA.: Teatro y música en España: los géneros breves en la segunda mitad del siglo XVIII, Madrid, CSIC / Universidad Autónoma de Madrid, 2008.
- Le Guin, Elisabeth: The Tonadilla in Performance: Lyric Comedy in Performance in Enlightenment Spain, Berkeley, University of California Press, 2014.
- Romero Ferrer, Alberto y Moreno Mengíbar, Andrés (eds.): Manuel García: de la tonadilla escénica a la ópera española, Cádiz, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 2006.
- Subirá, José: La tonadilla escénica, Madrid, Tipografía de Archivos, 1928-1930, 3 vols.
- Subirá, José: La tonadilla escénica. Sus obras y autores, Barcelona, Labor, 1933.
Ignacio García Director de escena
Todos los ensayos
Un paseo por la historia del teatro musical en España
Una visión panorámica de la genealogía y evolución de los diversos géneros de teatro musical en España.
Javier Huerta CalvoEn los orígenes del teatro musical
En la Edad Media, vinculados a la liturgia, aparecieron los primeros ejemplos de teatro musical.
Alicia LázaroLa edad de oro del género chico
Las últimas décadas del siglo XIX vieron florecer el género chico, del que son emblemas La Gran Vía o La verbena de la Paloma.
Fernando Doménech RicoLa ópera española de vanguardia
Desde los años sesenta, la vanguardia musical comienza a experimentar con el teatro musical.
Jorge Fernández GuerraUna saga de grandes libretistas: los Fernández-Shaw
La Revoltosa, Luisa Fernanda o La vida breve deben sus libretos a Carlos Fernández Shaw y a sus hijos, Guillermo y Rafael.
José Prieto MarugánEl entremés cantado o baile dramático
El entremés cantado es un género del Siglo de Oro con personajes populares que alterna partes cantadas y recitadas.
Abraham MadroñalEl melólogo y otras formas dieciochescas
El melodrama o melólogo, que aunaba música y declamación, triunfó a finales del XVIII gracias a autores como Tomás de Iriarte.
Virginia Gutiérrez MarañónEl público del teatro musical: del Liceo a la Zarzuela
El éxito del género chico se debe a un cambio en los hábitos de consumo del público madrileño.
Pilar Espín TempladoOrígenes de la zarzuela
La segunda mitad del siglo XVII vio nacer la zarzuela, que tenía entonces argumentos mitológicos.
Álvaro TorrenteLa tonadilla escénica
La tonadilla escénica triunfará en la segunda mitad del siglo XVIII, se hibridará con la ópera italiana y recibirá críticas ilustradas.
Alberto Romero FerrerEl teatro musical como espectáculo
El frágil equilibrio entre escenografía, música y texto ha originado distintas visiones a lo largo de la historia.
Ignacio GarcíaLos bufos en España
El actor Francisco Arderíus y sus Bufos Madrileños promovieron el repertorio de Offenbach, que revolucionó el teatro musical.
Serge SalaünBarbieri o la lucha por una lírica nacional
Compositor, director, musicólogo y empresario, Barbieri es sin duda la figura más importante del teatro musical en la España del XIX.
Emilio Casares RodicioLa ópera flamenca
La ópera flamenca vivió su apogeo entre 1924 y 1934, además de abriendo el género a un amplio público.
Francisco Gutiérrez CarbajoEl teatro frívolo: las variedades y la revista
Tramas desenfadadas, músicas ligeras, escenografías atractivas y guiños eróticos hicieron triunfar estos géneros.
Eduardo HuertasHacia una ópera española: de Pedrell a Albéniz
La creación de una "ópera nacional" centró los esfuerzos de Bretón o Pedrell, pero también de Albéniz o Granados.
Víctor SánchezEntre tradición y vanguardia: El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla
Obra para teatro de títeres basada en un episodio de la segunda parte de El Quijote, e instrumentada para orquesta de cámara y cantantes
Carol HessRamón de la Cruz y la zarzuela en el siglo XVIII
Creador de la zarzuela moderna, fue uno de los autores más exitosos de la segunda mitad del siglo
Joaquín Álvarez BarrientosEl musical del siglo XXI
De ser un género "menor", ha pasado a ser una reconocida manifestación artística y comercial
Alejandro PostigoFarinelli en España
La gestión de Farinelli puso el teatro musical en España a un nivel hasta entonces desconocido
José María DomínguezLa zarzuela en la América Hispana
La calurosa acogida de la zarzuela en América se debió al fuerte vínculo cultural con España.
Mª de los Ángeles Chapa BezanillaEl teatro musical después de Calderón
El teatro musical mantuvo la grandeza y boato del género tras la muerte de Calderón.
Julio Vélez SainzEl empeño de lo breve: Teatro Musical de Cámara
El teatro breve fue el único capaz de adaptarse a las distintas modas y circunstancias que atravesaron el siglo XX.
Elena Torres ClementeParadojas de la gestión de la ópera
La singularidad de la ópera consiste en su complejidad formal y, por lo tanto, en su inmensa complejidad potencial de sentido.
Joan MataboshLa memoria del teatro musical en España
Una mirada holística al panorama músico-teatral abarcando en nuestro barrido desde el barroco a nuestros días.
Ignacio Jassa Haro